article
Que te seja leve o peso das estrelas no CACC
DATA
28 Dez 2022
PARTILHAR
AUTOR
Mafalda Teixeira
Dando continuidade a um ciclo que pede de empréstimo obras de várias coleções privadas, o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra apresenta-nos, até dia 22 de janeiro, a exposição Que te seja leve o peso das estrelas, com curadoria de José Maçãs de Carvalho.

Dando continuidade a um ciclo que pede de empréstimo obras de várias coleções privadas, o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra apresenta-nos, até dia 22 de janeiro, a exposição Que te seja leve o peso das estrelas, com curadoria de José Maçãs de Carvalho.

Reunindo um conjunto de obras provenientes de uma coleção privada de Coimbra, da Coleção de Arte Contemporânea do Estado e Coleção do Município de Coimbra, a mostra desenvolve-se a partir de trabalhos de Helena Almeida (1934-2018), cuja obra dá o mote e articula as três ideias centrais da exposição: o lugar/casa, o processo criativo e o corpo como intermediário. Os outros artistas confirmam o atelier como lugar de transformação e de mudança, da ideia à forma ou à metamorfose, criando obras com uma atmosfera processual nas quais o corpo é matéria primordial.[1] O corpo que é também matéria para Al Berto, a quem se pediu por empréstimo o título da exposição, sintetizando o programa curatorial em torno da casa, do processo e do corpo.

É com um dos raros vídeos de Helena Almeida que se inicia o nosso percurso expositivo, obra que sintetiza o interesse da artista pelo corpo – que regista, ocupa e define o espaço- o seu encontro performativo com o mundo e a importância que atribui ao atelier que foi, também do pai, o escultor Leopoldo Almeida (1989-1975). Numa litania quase religiosa, uma penitência a ser cumprida no limite do trágico[2], observamos Helena Almeida a deslocar-se de joelhos, qual mártir, pelo atelier, beijando o chão e manipulando objetos de trabalho do seu dia-a-dia, os ossos do seu ofício – um banco e um candeeiro – como uma espécie de ritual. Num ambiente de peregrinação dessacralizada, constatamos a entrega da artista e do seu corpo ao espaço de trabalho e de memórias – o atelier- campo no qual opera e reforça o caráter performativo da sua prática, explorando noções de espaço e perceção. À medida que visionamos a obra somos acompanhados pelos sons dos movimentos de Helena Almeida e dos adereços utilizados, sendo no final do vídeo integrado um elemento nunca explorado pela artista: a música – um pequeno excerto da ópera Orfeu e Eurídicede Gluck, que evoca a condição, presente no mito, de nunca olhar para trás e o tema da descida aos infernos, conferindo um significado simbólico ao local. Num confronto e por oposição ao vídeo de Helena Almeida observamos, no mesmo espaço, o desenho Untitled ( The future is now) 2018, da dupla Muntean & Rosenblum que apresenta como protagonistas, num cenário bucólico, um grupo de adolescentes cujas expressões faciais e linguagem corporal parecem revelar-nos solidão e fragilidade emocional, numa obra que conjuga simultaneamente banalidade e pathos espiritual. Trabalhando a partir de imagens a contemporaneidade e a cultura popular atual, a dupla recorre a matrizes pictóricas, numa evocação à história da arte e da pintura, sendo-nos possível reconhecer na figura da mulher deitada no chão Vénus ao Espelho, c.1644-48, de Diego Velázquez. Sendo o grande interesse da obra de Muntean & Rosenblum o universo das imagens vernaculares aliado à tradição pictórica, destacamos a decisão curatorial em opor o desenho da dupla à obra videográfica de Helena Almeida, artista que na sua prática irá questionar o espaço pictórico e explorar os limites físicos da pintura, zona de origem do seu trabalho artístico.

É através da fotografia que Helena Almeida supera a exterioridade da pintura, tornando-se parte integrante da obra, construindo um espaço onde pode estar, permitindo que o ser e o fazer coexistam no mesmo medium. As experiências fotográficas de Helena Almeida e a introdução da linha no seu trabalho são-nos reveladas, no segundo momento expositivo, numa prática incorporada do desenho e da pintura. Observamos o desenho que se torna bidimensional, a linha que se materializa e sai do suporte através da aplicação de fio de crina sobre a superfície do papel, tornando desenho tangível e acessível ao espectador. As qualidades orgânicas e dimensionais da crina de cavalo voltam a ser exploradas nas duas fotografias a p/b da série Desenho habitado,1978, construindo-se uma sequência narrativa, em que a mão da artista surge em primeiro plano: inicialmente segurando um lenço de papel no qual a linha negra se inscreve e que na segunda imagem se liberta, materializando-se, adquirindo uma presença corpórea e sólida que os dedos da artista pegam e sentem. Em Saída negra, 1980, o corpo da artista é acionado enquanto veículo coreográfico, desenvolvendo uma narrativa através de imagens em sequência, permitindo ao espetador observá-la em movimento, reforçando-se a ideia cinematográfica da sua obra. A expressão de estágios interiores e o recurso ao corpo enquanto suporte da sua arte, são-nos revelados no tríptico Dentro de mim,1998. Não se tratando de um autorretrato, observamos o corpo da artista que, absorvido no seu movimento, se arrasta pelo atelier sem nunca nos revelar o rosto que na última imagem é ocultado através da introdução de uma pincelada de tinta azul, integrando Almeida a força do ato e a matéria da pintura[3] no registo fotográfico e no seu corpo. A obliteração da identidade, o corpo enquanto matéria e a ideia de processo que encontramos nos trabalhos de Helena Almeida percorrem muitas das obras presentes na exposição: a transparência do corpo que Lourdes Castro (1930-2022) nos apresenta em Furrows, 1974, por oposição ao corpo pesado de Almeida, o vazio que define a figura, a sombra cujos contornos exploram a fronteira entre presença e ausência, entre materialidade e imaterialidade. No depuramento do desenho a grafite de Julião Sarmento constatamos a transparência do corpo fragmentado e em movimento que se procura libertar, gesto em que o nosso olhar se concentra. A expressividade expectante das obras, aparentemente inacabadas na sua narratividade, rostos que se ocultam e a ideia de metamorfose, acompanha-nos nas presenças misteriosas e espectrais de Crystal Girl nº84, 2014, de Noé Sendas (1972), e na sombria colagem Untitled study for self-portrait as Hitler, 2012, de Adrien Ghenie (1977); no dinamismo e qualidade etérea dos desenhos de Jake Wood-Evans (1980): torsos masculinos cuja intensa luminosidade sobressai do fundo negro do papel num momento suspensão, beleza e dramatismo. Suspensão da realidade e luminosidade que reencontramos em Pinocchio de Jorge Molder (1947), máscara do artista, que à semelhança de Helena Almeida oblitera a sua identidade, confrontando-nos com a imutabilidade de um rosto e o encontro do seu olhar com a réplica que regista em fotografia. A atmosfera processual atinge o seu auge em A portrait of a storm, 2022, de Teresa Murta (1993), narrativa pictórica dominada por cores quentes – como um fogo na tempestade – e formas abstratas, numa subversão entre o real e o fantasioso.

No último piso da exposição confrontamo-nos com o diálogo que se estabelece entre as fotomontagens de Noé Sendas e Carla Cabanas (1979), artistas que recorrendo a estratégias de manipulação e edição nas fotografias se aproximam de Helena Almeida. Observamos as pequenas imagens a p/b, postais eróticos vintage, nas quais Sendas intervém com formas geométricas,evocando memórias de modernidade em imagens anónimas que nos revelam pernas femininas e sapatos negros evocando-nos Seduzir de Helena Almeida. Em Sometimes it’ is so hard to see, 2020, de Carla Cabanas, a memória e a suspensão do tempo habitam a paisagem e o corpo sobre o qual a artista intervém aplicando folha de ouro, num exercício simultâneo de ocultação e valorização.

A encerrar a exposição deixamo-nos seduzir pela configuração orgânica e delicadeza de movimentos da escultura em ferro Estás perto de mim, 2015, de Rui Chafes (1966). Como se tivesse acabado de ganhar forma, a obra possui uma intensidade corporizada no espaço, numa conjugação entre peso e leveza, rigidez e fluidez que surpreendem o visitante. Na proximidade com a escultura observamos o corpo negro em formação na pintura de Markus Oehlen (1956), Am wasser?, 1993, forma amorfa que se move livremente, como a água sugerida pelo título, sobre as várias camadas pictóricas. É com Seduzir, 2022, de Helena Almeida que terminamos o nosso percurso, fotografia a p/b que tem como protagonistas os sapatos pretos de tacão alto, símbolo associado à sedução feminina, e o corpo da artista que com o seu gesto coreografado afirma a sua presença no campo da representação sem necessidade de identidade. Sobre o registo fotográfico a introdução da cor vermelha, num apontamento de dramatismo, chama a atenção para o sapato descalço no chão do atelier, como quem afirma que Seduzir implica dor e sacrifício.

 

 

 

 

[1] CARVALHO, José Maçãs de – Que te seja leve o peso das estrelas, folha de sala da exposição, 2022.

[2][2] SARDO, Delfim – Transubstanciação, (folha de sala), abril 2013.

[3] ALMEIDA, Bernardo Pinto – “Signos de uma escrita imóvel”. In Helena Almeida: A minha obra é o meu corpo, o meu corpo é a minha obra. Porto: Fundação de Serralves, 2015, p. 30.

BIOGRAFIA
Mafalda Teixeira mestre em História de Arte, Património e Cultura Visual pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto, estagiou e trabalhou no departamento de Exposições Temporárias do Museu d'Art Contemporani de Barcelona. Durante o mestrado realiza um estágio curricular na área de produção da Galeria Municipal do Porto. Atualmente dedica-se à investigação no âmbito da História da Arte Moderna e Contemporânea, e à publicação de artigos científicos.
PUBLICIDADE
Anterior
article
Didier Fiúza Faustino no Maat ou uma odisseia aos corpos
27 Dez 2022
Didier Fiúza Faustino no Maat ou uma odisseia aos corpos
Por Frederico Vicente
Próximo
article
Echoes of Nature de Manuela Marques no MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea
29 Dez 2022
Echoes of Nature de Manuela Marques no MNAC – Museu Nacional de Arte Contemporânea
Por Carla Carbone